Páginas

Destacados

Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas

Arte del Expresionismo Abstracto

Arte del Expresionismo Abstracto
Arte, art, expresionismo  abstracto
Escape de Realidad

Durante el expresionismo abstracto De 1947, Pollock desarrolló un procedimiento radicalmente nuevo, vertiendo y goteando pintura disminuida sobre lienzos toscos colocados en el suelo en lugar de las técnicas habituales para pintar en las que la sombra se aplica con pincel sobre el lienzo extendido preparado situado sobre un caballete.
Las creaciones artísticas fueron completamente inusuales. En su tema (o aparente ausencia de uno), escala (enorme) y procedimiento (sin cepillo, sin barras de cuna, sin caballete), las obras fueron impresionantes para numerosos observadores. De Kooning, también, estaba construyendo su propia adaptación de un estilo gestual excepcionalmente cargado, alternando entre el trabajo teórico y las asombrosas imágenes notorias no literales.


Diferentes socios, incluidos Krasner y Kline, se ocuparon de manera similar en hacer una especialidad de señal dinámica en la que hasta el último fragmento de una imagen está completamente energizado. Para los expresionistas abstractos, la legitimidad o valoración de una obra reside en su certeza y rapidez de articulación.


Una composición pretende ser una revelación de la verdadera personalidad del artista. El movimiento, la "marca" del artista, es prueba del ciclo genuino de creación de la obra. Es en esta parte de la obra que el experto Harold Rosenberg engendró la expresión "pintura de actividad" en 1952: "En un segundo específico, el lienzo comenzó a aparecer a un pintor estadounidense tras otro como un campo en el que actuar, en lugar de como un espacio donde repetir, replantear, investigar o 'expresar' un artículo, genuino o imaginado. Lo que iba a ir en el lienzo no era una imagen sino una ocasión ”.



Compartir

El arte de Picasso y la Pandemia

Guernica
La Fundación Picasso-Museo Casa Natal ha cerrado 2020 con menos de 92.791 visitas a la Casa Natal donde nació el artista malagueño y más de 22.866 a las exposiciones que se organizan en sus salas, además de unos 2.145 asistentes a otras actividades, lo que suma 117.808 entradas, 12.287 menos que 2019.
La Fundación acogió el pasado año a 130.095 visitantes, siendo abril, con 15.684 visitas, el mes con más afluencia, seguido de octubre, cuando se registraron 15.474.

El descenso en las visitas experimentado por el centro, según fuentes de la Fundación, ha sido "común a la mayoría de los museos" y se debe al contexto de crisis que ha generado la pandemia que hace que la gente "slo piense más antes de salir" y máxime si es un modelo de turismo cultural que supone más gasto respecto al turismo de sol y playa.

Durante el pasado año, mayo fue el mes en el que la Fundación Picasso recibió más visitantes, ya que registró 13.263 en total, seguido de octubre, con 13.035 y coincidiendo con la celebración de la vigésimo cuarta edición del "Octubre picassiano".

Arte del Mural

¿Qué es un mural?

Un mural es una obra de arte que se pinta en las paredes. Puede estar en el interior de los edificios o en el exterior para su exhibición pública. Son grandes y necesitan experiencia artística para pintarlos. La obra de arte incorpora la arquitectura del edificio para resaltar la pintura y el edificio como uno solo.

Los murales se remontan al 30.000 a. C. y son las primeras pinturas de la cueva Chauvet en Francia. La mayor cantidad de pinturas son de tumbas egipcias en 3150 a. C., Pompeya en 100 a. C.-79 d. C. y lugares minoicos 1700-1600 a. C. Todo el período dentro del cual se encuentran las pinturas antiguas se conoce como el Paleolítico Superior.

Yeso seco es cómo se ensamblaron las pinturas en la Edad Media, el siglo XIV. La pintura mural de Kerala es un ejemplo de fresco secco. Cuando la técnica de pintar murales sobre yeso húmedo se arraigó en Italia, hacia 1300, la calidad de la pintura mural aumentó. Es la época en la que la pintura mural comienza a tomar forma y modernizarse.

El estilo de pintura mural más conocido es el Fresco, pero existen muchos métodos y técnicas, como lo demuestra el movimiento artístico del muralismo mexicano que echó raíces significativas en los tiempos modernos. Los pioneros de este movimiento incluyen a Diego Rivera, David Siqueiros y José Orozco.

Existe un debate en curso sobre si los dibujos que están en lienzos y luego se colocan en las paredes califican como murales. Es un estilo artístico que, sin embargo, se utiliza desde el siglo XIX. Los murales solo están en las paredes laterales; pueden estar en techos y pisos.

Hoy en día, la gente aprecia aún más los murales y los métodos son diferentes. Ahora incorporan pintura al óleo que es muy popular. Hay pinturas abstractas y murales embaucadores que se conocen como Trompe-l'oeil. El cambio significativo se produjo a través de las obras de Graham Rust y Rainer Maria en la década de 1980. En Europa, la pintura al óleo ha ocupado un lugar central y se encuentra en edificios públicos y privados.

La pintura mural es revolucionaria y demuestra que las paredes y los techos no tienen por qué ser lisos. Ahora, las pinturas murales se pueden mostrar transfiriendo el arte de la pared a un lienzo de papel de póster y luego pegar en una pared. La imagen artística o fotográfica da la ilusión de una escena realista en la pared.

El Arte de Animal Crossing

Animal crossing

 (どうぶつのもり Dōbutsu no Mories una serie de simulación de vida publicada por Nintendo, en la que el jugador vive en un pueblo habitado por animales antropomórficos, llevando a cabo diversas actividades. Entre ellas el arte.

¿QUÉ HAGO CON EL ARTE?

El arte se puede donar al Museo, siempre que sea genuino. También se puede utilizar como un mueble normal para exhibir en su hogar. Si es una estatua, también se puede colocar en cualquier lugar de la isla.
Si compras una falsificación, ni siquiera Timmy y Tommy querrán comprarla. Tendrá que deshacerse de él con un elemento de decoración de la papelera si ya no lo quiere. O simplemente puede mostrarlo y engañar a sus amigos incultos.


CÓMO DECIR CUÁLES DE LAS OBRAS DE ARTE DE REDD SON REALES Y CUÁLES SON FALSAS


Todas las obras de arte de Redd se basan en pinturas y esculturas del mundo real. Pero el zorro tramposo puede intentar venderle una falsificación que se parece mucho al artículo genuino. Cada falsificación tendrá una diferencia visible con la versión real.
Redd realmente ha mejorado su juego esta vez y su arte es bastante difícil de diferenciar de las versiones reales. Tenga en cuenta que las diferencias entre lo real y lo falso no son las mismas que en Animal Crossing: New Leaf y son mucho más difíciles de detectar.
En la lista a continuación, incluiremos descripciones de cómo puede diferenciar entre una obra de arte real y una falsificación. Seguiremos actualizándonos a medida que encontremos más.
Actualización (23 de abril): si bien usamos las texturas de pintura del juego para enumerar las pinturas a continuación, parece que ha habido informes de múltiples tipos de pinturas falsas que no estaban en las texturas que usamos. Dicho esto, asegúrese de inspeccionar las pinturas cuidadosamente y compararlas con las pinturas reales a continuación antes de realizar cualquier compra. Continuaremos investigando y actualizando esta guía a medida que encontremos más información.

Arte Neofigurativo y Cine

David Lynch

Iconoclasmo e iconodulia son lados inversos de una moneda similar: la religión de las imágenes. A través de la representación, el hombre, de ocasiones burdas, ha tratado de comprender su mundo interno y de esta manera se ofreció ascender al razonamiento sobrenatural y más tarde a la estricta confianza. 

En ese momento, la convención filosófica se ocuparía de estas cuestiones para encontrar un hecho que existe más allá de las apariencias del mundo obvio. Como flujos de vanguardia magistral, la rareza, las imágenes y la neofiguración tomarían la reflexión sobre los símbolos y su distorsión con el objetivo de que el hombre podría ser el punto focal de las obras visuales. 

La creación artística, con los creadores, por ejemplo, Edward Hopper y Francis Bacon, planteará la discusión entre la imagen y la reflexión, la luz y la oscuridad, el cuerpo y el alma. David Lynch, el jefe de la película de la camarilla, mostrará en sus películas esta interminable discusión ordinaria de una forma de pensar que busca la autosuficiente y la increíble calidad del ser.



Compartir

El arte del Manga

A fines de la primavera, Japan House London presentará una presentación de dos meses sobre las bellas artes japonesas convencionales, el manga, elaborado por el artista del manga mundialmente aclamado, Urasawa Naoki.
Giganticamente convencional en Japón, donde representan más del 20% de todas las distribuciones vendidas, el manga alude a lo que en particular se conoce normalmente como funnies en el Reino Unido. No solo para los jóvenes, el manga incluye personajes especiales, historias complejas y una amplia gama de clasificaciones. El espectáculo This is MANGA - the Art of URASAWA NAOKI (del 5 de junio al 28 de julio de 2019) en Japan House brindará una experiencia vívida de esta conocida obra de arte a través de la concentración en la obra del apreciado artesano Urasawa Naoki.


Desde su presentación experta en 1983, Urasawa ha atraído a lectores con narraciones dinámicas y personajes modernos que investigan las expectativas, los sueños y los sentimientos ocultos de pavor de la humanidad. Con títulos de éxito que se extienden por la clase de juegos, parodias, acertijos y ciencia ficción, su estilo de dibujo es celebrado por sus ingeniosas estrategias de composición y sus sorprendentes tableros de alto contraste.


El avance mundial de Urasawa se produjo a mediados de la década de 1990 con la llegada del rompecabezas 'Beast', sobre un especialista japonés que vive en Alemania. A partir de ese momento, las transacciones de sus obras han llegado a más de 127 millones de libros solo en Japón, con títulos distribuidos en más de 20 países.
En el centro de este logro está su obsesión por el manga y su determinación como artesano. En una industria que se ha vuelto progresivamente mundial, Urasawa sigue manteniendo su estilo interesante, el compromiso individual con su especialidad y la rectitud de sus estándares para reflejar una perspectiva inflexible sobre la condición humana. Él combina hábilmente el entorno social y los entornos sociales definidos en sus relatos para ayudar a delinear cómo los poderes sociales generales y narrados impactan las actividades de sus personajes.


Compartir





Desnudos en el arte

Quizás este ha sido el tema más dudoso, discutible y comentado a lo largo de toda la existencia de la pintura. Hoy en día, nadie en su correcta psique consideraría escandalizarse por la idea de un cuerpo humano desnudo. No sería un buen augurio sentirse molesto, aturdido o herido en la afectación al considerar a los humanos como parecen ser, sin prendas ni complementos diferentes. Otro rasgo distintivo sería el pensamiento unilateral, malvado o lujurioso de estos cuerpos, por esta situación estaríamos ante una perniciosidad pasada, fijación sexual o parcialidad extravagante con respecto al espectador. Ya que, ¿qué tal si vemos ... de qué sería una buena idea que nos avergonzáramos cuando consideramos que fuimos hechos?


En el ámbito de obra, la búsqueda de la excelencia del cuerpo humano, especialmente femenino, ha sido constante, dada la incomparable calidad de los pintores masculinos. En cualquier caso, los obstáculos para pintar este tema han sido infinitos. La Iglesia Católica siempre ha pensado en lo desnudo como algo intocable, inductor de bajos intereses, objeto de deshonra y fuente esencial de maldad y despegue del evangelio. No deberíamos decir la religión islámica, que niega la representación de individuos y criaturas, desnudos o vestidos. Numerosos pintores han languidecido los malos tratos y los trámites lícitos sobre los desnudos de obras de arte (Goya). En ocasiones puntuales hubo más indulgencia, por ejemplo en el Renacimiento, cuando se apreciaba a griegos y romanos y se duplicaban sus desnudos. En cualquier caso, generalmente se necesitaba descubrir una razón para hablarle a un cuerpo desnudo: es posible que fuera una vieja diosa como Venus o Afrodita (diosas de la excelencia carnal), o que fuera Diana (otra diosa) saliendo del baño o era una mujer que se estaba cayendo incidentalmente de la ropa, etc. El primero que se propuso pintar un desnudo sin perdones fue Goya con su conocida "Maja Desnuda" y ese atrevimiento le costó un trámite de la Inquisición.





Compartir

Secretos artísticos de Kim Kardashian

 ¿Te diste cuenta de que la familia que la puso en el mapa, los Kardashian, también tienen certificaciones mundiales de artesanía? Han abrumado todos los aspectos de la sociedad en general, por lo que parece normal que el control global de la artes puede ser inmediato. Además, considerando esto, hemos separado cómo los Kardashian están asociados con el mundo del arte. Kim Kardashian puede parecer más diseño que mano de obra, pero seguro que se da cuenta de cómo consolidar los dos. Desde el comienzo de su relación, Kim y Kanye se destacaron como verdaderamente dignatarios de noticias cuando el Sr. West habilitó un fondo con un paquete Hermes Birkin que había sido pintado por George Condo. Además, como recompensa adicional, es posible que se sienta intrigado al darse cuenta de que Kim Kardashian (Kanye West) con frecuencia utiliza artistas para planificar las portadas de su colección, con Takashi Murakami y George Condo entre sus favoritos. En 2016, Khloe Kardashian publicó su parte preferida de "Artesanía activista de las mujeres de la droga" en su solicitud, una foto de Raquel Welch siendo asesinada, tomada por Terry O'Neill. "La imagen fue filmada en 1966 para representar cómo Welch fue 'ejecutada' por los medios de comunicación por su sexualidad", aclaró, cerrando a cualquier individuo que necesitara escudriñarla por ser sacrílega. Quien recuerda esa vez que Kourtney Kardashian pensó que descubrió un Modigliani ? Fue una escena épica en el contexto histórico de KUWTK. Incluso reclutó conservadores para estimar la pieza, pero todo terminó en deplorable, cuando se consideró una farsa. No importa Kourtney, a pesar de todo lo respetamos por su ataque al conocimiento de la artes.

El Arte de Juan Genovés

Juan Genovés

El cuadro se titula El abrazo y fue en el estudio de Juan Genovés cuando en una reunión clandestina de la Junta Democrática, Franco fallecido recientemente, planificó una campaña exigiendo una amnistía que permitiera elaborar la reconciliación pendiente. 


Por casualidad tenían a mano una escena que representaba perfectamente esa intención. Eligieron esta pintura algo improvisada y se imprimieron varios cientos de miles de carteles, que terminaron tanto en las calles como en los hogares. 

Con el tiempo, El abrazo se ha convertido para la Transición en El Guernica de la Guerra Incivil, una imagen que resume todas las posibles.


No es de extrañar que después de pasar por una colección privada norteamericana y dos museos españoles, haya acabado (desde 2016) en el llamado Salón Constitucional de nuestro Congreso de los Diputados.

El abrazo 


El arte del Bodegón

Viva el arte de cabusrri
Bodegón Cubista

El término bodega en español puede significar "despensa", "taberna" o "bodega". El término derivado bodegón es un aumentativo que se refiere a una gran bodega, generalmente de forma despectiva. En el arte español, un bodegón es una pintura de naturaleza muerta que representa elementos de la despensa, como víveres, juegos y bebidas, a menudo dispuestos en una simple losa de piedra, y también una pintura con una o más figuras, pero con elementos significativos de bodegones, típicamente ambientado en una cocina o taberna. También se refiere a objetos vulgares o cotidianos, que se pueden pintar con flores, frutas u otros objetos para mostrar la maestría del pintor.

A partir de la época barroca, tales obras de arte se generalizaron en España en el segundo cuarto del siglo XVII. La costumbre de la pintura de bodegones parece haber comenzado y era, sin duda, más corriente en los artesanos flamencos y holandeses contemporáneos (Bélgica y Holanda hoy) que en el sur de Europa. Las naturalezas muertas del norte tenían numerosos subgéneros; el trozo de comida de la mañana se amplió con el trampantojo, el paquete de rosas y las vanitas.
En España había muchos menos partidarios de tal cosa, sin embargo, se hizo muy conocida una especie de pieza de desayuno, que incluía un par de objetos de comida y cubiertos colocados sobre una mesa. 


A pesar de que actualmente se considera una creación española, la introducción ejemplar en trampantojo de un producto natural en una sección de piedra era normal en la Roma anticuada. Anciano friendo huevos, de Diego Velázquez, 1618 (Galería Nacional de Escocia) La pintura de bodegones en la España barroca era regularmente sombría; contrastaba con las naturalezas muertas del barroco flamenco, que con frecuencia contienen comidas ricas acompañadas de cosas lujosas y suntuosas con textura o vidrio. 


En bodegones, el juego consiste en criaturas muertas habitualmente a pesar de que todo se detiene para ser limpiado. Los productos del suelo están crudos. Los cimientos son angustiosos o simples cuadrados matemáticos de madera, que frecuentemente dan un aire surrealista. Ambos bodegones españoles holandeses tenían regularmente un buen componente de vanitas. Su crudeza, similar a la melancolía de una parte de los niveles españoles, nunca duplica las alegrías sexys, la riqueza y la extravagancia de numerosas composiciones de naturalezas muertas del norte de Europa.

Guernica Bastión del Arte

Guernica de Picasso
Guernica Bastión del Arte.

Muchos visitantes acuden al Museo Reina Sofía para ver el monumental Guernica de Pablo Picasso, una de las más famosas obras de arte de la historia contra la guerra.

Algunos espectadores boquiabiertos en el reconocimiento, otros aturdidos, algunos españoles mayores que experimentaron la crueldad de la guerra civil estallan en lágrimas. El enorme lienzo, en el que se muestran cascadas de figuras abstractas a través de un paisaje lleno de dolor y confusión, y que también captura la trágica historia de la sangrienta guerra civil de España, que asoló el país a finales de 1930 y todavía resuena hoy.

De origen español, Picasso vivía en París cuando el gobierno republicano de España le pidió que creara un cuadro para la Exposición de París de 1937. Él ya había comenzado el trabajo, cuando leyó un informe periódico sobre el bombardeo de Guernica en el País Vasco.

La ciudad fue considerada un bastión socialista por los derechistas nacionalistas de España, que fueron apoyados por los nazis.


¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            

Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

El arte Neofigurativo del Equilibrium Saqrium

El arte Neofigurativo del Equilibrium Saqrium: la Pasión de Jesucristo se compone de 25 cuadros cuyo costo mínimo es de mirar la técnica plasmada en
Viva el arte
 Pasión de Jesucristo

Un paño, su inspiración fue La exposición en color dorado con las herramientas también en dorado calificada como sacra que el milenario artista guayaqileño Federico Gonzenbach bautizó como disponible al Equilibrium Saqrium.



Equilibrium Saqrium En la Pasión de Jesucristo se compone de 25 cuadros cuyo costo mínimo es de mirar la técnica plasmada en óleo donde fueron pintados durante el año, donde además la composición y la simetría se apoderan de uno a partir de enero, manifestó el artista.


Su vida artística la clasifica en cinco etapas: la primera, cuando dibujó con tinta china temas urbanos; la segunda, en la que plasmó arte impresionista; la tercera fue cuando elaboró el arte neofigurativo; la cuarta tuvo como protagonista al arte sacro; y la quinta recoge lo abstracto.

PICASSO Y PEGGY GUGGENHEIM




PICASSO Y PEGGY GUGGENHEIM
 
A  próposito de la visita de la Colección Guggeheim en Santiago de Chile, no podemos
dejar de recordar una anécdota entre Picasso y la Coleccionista,
 
ocurrida cuando se vieron por primera vez en el atelier del artista en Paris....Picasso se mofo de ella,al decirle socarronamente "Madame el departamento de lenceria está en el piso de más abajo".
 
Pero esto no impidió que la Guggenheim comprara alguna  de sus obras, como The Studio (1928),  que mostraba el alejamiento de su pintura inicial, el llamado el periodo rosa, iniciando así el ejercicio de
su obra  de estilo cubista  .

El factor grotesco

Los números de El Factor Grotesco, la exposición temporal que inauguró el Museo Picasso Málaga, son de vértigo:

  • The British Museum.
  • El Museo Belvedere de Viena.
  • El Museo del Louvre de París.
  • El Museo del Prado.
  • El MOMA de Nueva York.
  • The Royal Collection de Londres y,
  • El Victoria & Albert Museum de la misma ciudad. 

Más de 270 pinturas, esculturas, dibujos, grabados, libros, documentos, fragmentos de películas y objetos correspondientes a más de 70 artistas, entre ellos:
  • Leonardo da Vinci.
  • Francisco de Goya.
  • James Ensor.
  • Paul Klee.
  • Pablo Picasso.
  • Otto Dix.
  • Willem de Kooning.
  • Francis Bacon.
  • Louise Bourgeois.
  • René Magritte.
  • José Gutiérrez Solana.
  • Max Ernst.
  • Gustave Doré.
  • Bruegel El Viejo.
  • William Hogarth y,
  • El Bosco
Tres años de trabajo. Más de ochenta instituciones y coleccionistas particulares en la lista de procedencias de las obras. Leer +

Arte en Vivo

Arte en Vivo invita a participar en el Concurso en el Parque Forestal desde el 5 hasta el 12 de noviembre. Las inscripciones son abiertas, las postulaciones están  en www.arteenvivo.cl a partir del 1ro hasta el 21 de octubre.


VIII Bienal Internacional de Acuarela de Viña del Mar

VII Bienal Intl. de Acuarela
VIII Bienal Internacional de Acuarela.

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y la Corporacion Cultural de la misma ciudad covocan a los artistas nacionales e internacionales a participar de la VIII Bienal Internacional de Acuarela 2011 - 2012 y que se exhibirá en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

La comisión organizadora estará compuesta por directores de la Corporacion Cultural de Viña del Mar, Gerente de la Institución, representantes de la Empresa Auspiciadora y por el Sr. Arnoldo Carvajal Letelier, curador del certamen.

Podrán participar en esta VIII Bienal artistas nacionales y extranjeros con obras creadas despues del 1ro. de Enero del 2008 y que no hayan participado en otros concursos.

¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            

Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !



Hardy Wistuba

Concurso Hardy Wistuba 2012
Concurso de Acuarela Hardy Wistuba 2012.
Por tercer año consecutivo se realiza el concurso de acuarela Hardy Wistuba 2012. El jurado estará compuesto por la ganadora de la versión anterior, Camila Grimm; el critico Pedro Labowitz; la destacada periodista de cultura Luisa Ulibarri, entre otras personalidades del arte y la cultura- El director del concurso será el arquitecto Alberto Collados.

La recepción de las obras será hasta el 31 de agosto del 2012. Para mayor informacion contactarse al email concursoacuarelahw@gmail.com y bajar pueden bajar las bases del concurso en www.dcb.cl

¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            

Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

PINCELADAS CONTRA VIENTO Y MAREA


BASES CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 2012


La I. Municipalidad de Talcahuano y la Corporación Cultural de Talcahuano convocan a los artistas plásticos del país a participar en el presente concurso.




T E M A


Libre interpretación. 


T E C N I C A 


Los artistas podrán presentar sus obras en cualquiera de las técnicas pictóricas siguientes: acuarela, óleo, acrílico, témpera, pastel o técnicas mixtas.


T A M A Ñ O


El formato de presentación no podrán exceder de 100 x 150 cms, ni ser inferior a 100 x 100 cms. En el caso de díptico o tríptico, la suma de sus partes no debe exceder a las medidas establecidas. Las obras deberán estar enmarcadas solamente con junquillo. 


 I D E N T I F I C A C I O N 


La obra no debe venir firmada ni señalada con nombre, ni título del cuadro. La identificación deberá venir en un sobre adjunto, con el nombre del artista, dirección, teléfono, correo electrónico, cédula de identidad y nombre de la obra. 


T R A S L A D O


Los costos de embalaje y fletes (envío y devolución) son de absoluta responsabilidad del participante. 


P R E M I O S


Se otorgarán los siguientes premios, todos de adquisición. Primer premio $1.000.000. Segundo premio $ 700.000.- Tercer premio $ 400.000. 


J U R A D O


El Jurado estará integrado por tres especialistas y su fallo será inapelable. Su presidente participará directamente realizando una obra que se incorporará a la colección de la Pinacoteca Municipal, por la cual se otorgará la Mención Premio "Artista invitado" consistente en $1.000.000. 


R E C E P C I O N 


Las obras se recibirán hasta el miércoles 31 de octubre 2012 en la Dirección de Extensión Cultural y Turismo, ubicada en San Martín N°322, teléfonos (41)250 4052 - 250 3962, Talcahuano. 


P R E M I A C I O N Y E X P O S I C I O N 


Se realizará durante el mes de noviembre y del total de obras presentadas y de acuerdo a estas bases, el jurado seleccionará un máximo de 30, las que pasarán a formar parte de una exposición itinerante. 


D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S


Las instituciones convocantes se reservan el derecho de utilizar las obras con fines de difusión. Las no seleccionadas deberán ser retiradas en un plazo de 30 días hábiles a contar del término del concurso, en caso contrario las instituciones convocantes dispondrán de ellas. Las obras seleccionadas serán devueltas al término de la itinerancia, mediante envío por pagar. Las instituciones convocantes no se harán responsables por daños causados por embalajes insuficientes o transporte inapropiado. Para todos los efectos legales, se entenderá que toda persona que participe en este concurso, ha conocido y acepta integramente las condiciones de estas bases.

¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            

Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

La Alhambra Patrimonio del Arte

El palacio de la Alhambra
La Alhambra Patrimonio del Arte.

La Alhambra, la réplica imperdible y sede actual de la Sociedad de Bellas Artes, es una curiosidad arquitectonica, sincretismo perfecto entre la casa chilena y la arquitectura morisca, que hoy necesita ayuda publica para recuperar fuerzas.


La Alhambra, de arquitectura morisca, y a tal extremo inspirada en su original en Granada, fue encargada al arquitecto Manuel Aldunate por Francisco Ignasio Ossa, gracias a los caudales que dejaba el mineral de Chanarcillo en 1860.


En el Palacio de la Alhambra, se dictan talleres de óleo, dibujo y acuarela para todo público. En la actualidad la Sociedad de Bellas Artes proyecta integrar el oasis que existe en calle Compañía 1340 con un café abierto al público, el que además ayudaría a financiar la gestion de la SNBA.

¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            


Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !


Salón de Arte Otoño 2012.

II Salón de Arte Otoño 2012.


La Facultad de Odontología y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su Departamento de Artes Visuales, con el deseo y propósito de protagonizar la búsqueda permanente, en los diversos planos del quehacer humano y social de Chile, sea este científico, social o artístico, convocan por segunda vez a los artistas visuales que trabajan en nuestro país participar del II Salón de Arte Otoño 2012.


¡Si te gustó este artículo, Compártelo!



SERVICIO

            


Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

Seguidores del Arte